Poco menos que una intrusa, me instalo en el estudio 3 del área de danza de la Licenciatura en Artes Escénicas, en la Universidad de Sonora. Me ha traído la curiosidad de ver cómo se forma un artista. Los alumnos del cuarto semestre que cursan Técnica de Danza Contemporánea están sobre la duela y yo en aquel espejo al otro lado del salón, anclada a una silla que me certifica como oyente. A pocos metros están los escenarios de formación de profesiones mejor posicionadas en el imaginario del éxito: los nutriólogos, los ingenieros, los mercadólogos. Y quizá en algún punto más lejano de esta ciudad-desierto alguien pregunta, como hace unas semanas una amiga a mí: “¿En qué trabaja un licenciado en artes?, O sea, ¿pero de qué vive un artista, pues?”



A mí que me lleva siempre la mente, me encanta ver a los chicos que son con el cuerpo. Con él exploran, con él operan y activan. La mente para producir imágenes que les ayuden a alcanzar las posturas deseadas. “No den por sentado que ya la tienen, aún no la tienen, tienen que buscarla”, les dice Abigail Núñez, la maestra, y los incita a conseguir movimientos naturales y verdaderos, a bajar de forma libre pero organizada, a entrar de forma fluida en el suelo, a lograr transiciones claras entre sus posturas y a que, al incorporarse, no parezca que están haciendo abdominales, sino que son calcomanías siendo despegadas, y es esta última imagen la que me hace cosquillas en la espalda.

 

Los chicos son equis humanas torciéndose y rotando sobre el suelo, yendo de un extremo al otro del salón, lentamente y concentrados, incrementando gradualmente la conciencia de cada parte del cuerpo, ubicando las mejores referencias, pues les ha explicado la maestra que la cadera caerá cada vez en posiciones distintas en función de dónde se haya proyectado la pierna. Parece que la danza es menos azar y más consciencia. Como en la vida, hay cosas para controlar y otras que caen por su propio peso, así como momentos para moverse o para estar en pausa, y algo que me ha gustado mucho de mi primer día como oyente ha sido la postura llamada “Descanso constructivo”.

 

Vuelvo dos días después y me quedo al receso después de clase. ¿Comer con los chicos de danza me da permiso de decir que somos amigos? (Si esto fuera una conversación de WhatsApp, aquí insertaría un emoticono que neutralice la cursilería de la pregunta anterior). Siguiendo con la lista de prejuicios, no debería sorprenderme que su lonche no consista solo de frutas y atún enlatado, sino de harinas y azúcares procesados, como tampoco el hecho de no hacer tanto ejercicio como ellos debería ser impedimento para comer del choco flan que un chico me ofrece. Así que, venga querido, dame una rebanada, por favor.

 

Estos chicos desafían creencias comunes sobre la relación vida-trabajo, como la de que lo que se hace por placer no debería generar una remuneración económica o que la formación profesional debe ser aburrida y agobiante, y otras que me hacen pensar en unas líneas de “Siete notas para las bellas artes” (1992), donde Luis Enrique García señala que el problema de la educación en México no está en priorizar la formación de ciudadanos capaces de manejarse en el mundo de la productividad, sino en considerar dicha finalidad como única y suficiente (p. 17).

 

Para algunos, su elección profesional implicó explicar a los padres el plan de estudios, convencerlos de que estudiar artes no era “ir a hacerse loco”, renunciar a la tradición familiar de dedicarse a la política y proteger sus aspiraciones profesionales de ser reducidas a un pasatiempo. “Yo sé que si hago lo que me gusta tarde o temprano voy a encontrar trabajo y ahí está el punto”, refiere Fredy, uno de los estudiantes tras narrar cómo el escepticismo inicial de su familia decrece conforme él va demostrando sus destrezas en materia dancística.

 

Marco, su compañero, agrega: “Está en nosotros crear esa conciencia, esos mitos desmentirlos. Eso puede ser en cualquier carrera, si estudio Derecho y no me aplico no la voy a hacer. Hay mucha gente que estudia arte y no sabe aprovecharlo. Pero eso es otra cosa, el mito nos lo creamos nosotros mismos”.

 

En mi tercer día como oyente de la asignatura Técnica de Danza Contemporánea, miro a los alumnos y concluyo que la danza es como la vida y todo en la vida es una danza (aquí iría, de ser éste un mensaje privado de Facebook, un emoticono de aplausos en tono sarcástico a mis intentos de frases profundas). La cosa es que a estos chicos se les conmina a que el control no se traduzca en tensión en su cuerpo y, también, a que la fluidez no implique descontrol. Ellos persisten en lograr la comunicación entre una y otras partes, en transferir de forma consciente el peso de uno a otro segmento del cuerpo.

 

El campo de desarrollo del artista escénico es muy amplio y una de las áreas de oportunidad es precisamente la gestión. Dice Abigail Núñez que:

 

«Es un campo muy amplio, puede ser que haya gente aquí que nunca baile, que se dedique a la docencia, la dirección, la gestión. El conocimiento que tienen del cuerpo les permite poder desarrollarse […] incluso en educación somática para niños, rehabilitación de cuerpos, tienen herramientas y conocimientos para ello.

 

Necesitamos gestores que conozcan de lo que estamos haciendo, uno de los principales problemas del desarrollo de las artes en México es que los gestores no tienen un contacto directo de lo que sucede en la práctica, entonces no hay manera de que comprendan las necesidades de la práctica entonces, que esté aquí gente que potencialmente va a gestionar a los artistas es también parte».

 

Por otra parte, menciona el autoconocimiento del gremio artístico como una manera de cortar la persistencia de prejuicios en la sociedad:

 

“Creo que hay tantos prejuicios como poca información en nosotros. La falta de información y de respeto que tengamos nosotros mismos en lo que hacemos es lo que se proyecta hacia afuera. Si hay gente que no entiende lo que hacemos es porque hay mucha gente que hace esto y tampoco lo entiende”.

 

Y en un intento por entender un poco más lo que es la danza les pido a los alumnos compartir las herramientas que llevan en la mente y esto me dicen: Ancla-Trapeador-Músculos pesados-Llegar-Burbujas en mi columna-Alcanzar-Soplar-Aire- Imágenes de agua y aire-Articular-Trapo mojado-Columpio-Jabón líquido-Toalla exprimida- Aire en mis articulaciones-Colores-Mi cabeza es un globo-Bolsas con agua-Platanito-Pesas-Suavidad-Peso.

 

Fotografía y texto de Alejandra Meza

Referencias

García, Luis Enrique (1992) Siete notas para las bellas artes. Hermosillo: Universidad de Sonora.

 

 

danza

Sobre el autor

Alejandra Meza (Hermosillo, 1985) deambula alrededor del periodismo: como reportera, como investigadora, como docente. Actualmente cursa un posgrado en ciencias sociales en la Universidad de Sonora.

También te puede gustar:

10 comentarios

    1. El propósito del texto no era precisamente responder esa pregunta, sino intentar sugerir los prejuicios que dan sustento a la misma. Pero sí que sería muy interesante e ilustrativo ahondar en ello, para conocer y comprender un poco más lo que hacen quienes viven (d)el arte.

      1. Visitanos estamos en Heriberto Aja #105 entre Coahuila y Everardo Monroy,Col Centro.Hermosillo. me cautivó el título de tu nota por esa razón te invito a conocer nuestro taller y compartir conocimiento de que vive un artista, Saludos.

  1. Los artistas viven por gracia y honra de la Divina Providencia. TODOS los debemos apoyar. Ellos subliman nuestro espíritu, nos señalan caminos, abren los caminos de luz que nos llevan a aspirar a ese mundo perfecto que tanta falta nos hace.

    Gracias Crónica Sonora por tan excelente mensaje en la pluma de Alejandra Meza.

  2. Estimada Alejandra:

    tocas varios aspectos controversiales – y por lo mismo provocativos – respeto a los artistas en la localidad. Algunos de ellos son: ¿la profesionalización del arte en Sonora es un proceso consolidado en términos políticos, culturales ,educativos? (ver colaboraciones de René Córdova en estas mismas páginas, y/o la síntesis de Juan Arturo Brenan en La Jornada (6 de febrero), a propósito del FAOT 2016); ¿están las diferentes opciones laborales que se sugieren para los artistas adecuadamente respaldadas en los respectivos Planes de Estudios?; ¿no han sido tradicionalmente artistas los Coordinadores de las distintas áreas de gestión en el INBA (Marco Antonio Silva, Carmen Bojórquez, por mencionar dos casos de la danza) o en el ISC (Diana Reyes, Marcos González, Luisa Castro, por mencionar tres nombres locales).

    Celebro el ejercicio de exploración empírica que presentas, principalmente lo referente al plano psico-corporal en la formación de futuros bailarines. Éste es un tema que implica una intensa experiencia emocional para los protagonistas, y es muy poco atendido por las diferentes disciplinas científicas.

    La comprensión del fenómeno (los artistas de/en Sonora y su relación en las estructuras socio-políticas) es un tema que tiene que verse como un proyecto de largo plazo y – a mi juicio- desde una mirada transdisciplinar. Y los propios artistas no deben estar al margen de dicho proyecto. Un saludo

    1. Estimado Juan,

      gracias por la retroalimentación. Desde la perspectiva de un artista, es muy posible que me quedara corta en el ejercicio de exploración, pero desde el rol de periodista ha sido el resultado de un acercamiento a algo desconocido, a algo que se intenta comprender en alguna medida.
      Me alegra que el texto provocara las reflexiones que planteas y estoy de acuerdo contigo respecto a la complejidad del fenómeno arte-sociedad y a la necesidad de estudios a largo plazo y transdisciplinares, que ojalá empecemos a ver más. Saludos.

  3. No me gustó el artículo, son aburridas y tediosas las descripciones que se dan. También creo trata muy someramente el tema. Los prejuicios que se intentan sugerir no son la verdadera causa del desempleo de cualquier profesión, habrá que profundizar y tratar bien, por qué surgen esos prejuicios que no salen de la espontáneamente.

  4. ANTE TODO PUES VIVE DEL ARTE . COMO? PUES EJECUTANDO SU ARTE. SOLO QUE SI SE SIENTE ARTISTA PUES SE MUERE DE HAMBRE. PERO Y SOLO PERO QUE SI PIENSA QUE ES UN MEDICO DEL ALMA TODO CAMBIA POR QUE COMO TAL DEBE ESTAR ALERTA LAS 24HORAS PARA SU PACIENTE EL PUBLICO Y ENTONCES TODO CAMBIA. EL HAMBRE DEL ARTE Y LA PASION DE ATENDER A SU PACIENTE LE VA A DAR EL DINERO PARA VIVIR DEL ARTE

Responder a kabuvy Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *